It is, however, nothing new for one to understand music in terms of metaphor in the western music history. For example, in the Cours complet d’ harmonie et de composition musicale (1803-05) by Jerome-Joseph Momigny, there are extensive analyses of movements by Mozart and by Haydn alternating technical description with narrative or dramatic readings. From Powers’ description on Momigny’s writing of Haydn’s symphony no.103, movement one, we can see that Momigny’s understanding of the music was no doubt governed by the metaphorical concepts he made. In fact, Powers stated, “ Momigny’s reading of Haydn Symphony 103 / I, ……the movement is read as a scene in the countryside, with a storm, villagers taking refuge in a temple, elders and grown men, women trembling for their children, and so on, with occasional fragments of text supplied to musical motives to enliven the narrative.”[2] Clearly, Powers’ words, such as storm, temple, elders, men, women, are related to a pictorial images consisting of the weather, temple and people, which are important metaphors to structure Momigny’s thinking. But it was not a unique privilege for Momigny to read music with metaphors, many other philosophers and music critics did so in the 19th century, such as Hanslick’s use of personification to conceptualize his idea on music as a living form,[3] which could animate beauty from the projection of sound, Schopenhauer’s view on music as a representation of human’s will,[4] the Berlin critic Heinrich Hermann’s description on Beethoven’s symphony no. 3 as an almost Shakespearean world of magic, or the Russian critic Oulibicheff Marx’s review on the same work as a military “drama” for delineating a battle and victory of a hero, which the battle is fought for the human freedom.[5] In the recent musicological scholarship, Susan McClary, also used the metaphor of “sexual intercourse” to explain the western tonal system and the musical phenomenon of Beethoven’s symphony no. 9.[6] As such, music in general, and quotations in particular, can be understood in terms of metaphor. This reading is capable of creating a new way of listening, which is capable of offering different perspectives for us to muse, to recall, and to search what happened and what was there.
To be continued…..
David Leung (theorydavid)
2011-12-01 (published)
引言:
真的很久沒有寫新的文章了。教學越來越忙,雖然這表示我的收入多了,生活穩定了,但,這並不是我最喜歡的情況。不過,我已前也確實寫了不少文章,當然以英文寫的佔多,因為我的中文打字很慢。所以,我也只好出版多一些英文寫的文章了。以下的是一篇絕對有實力的學術文章,也是我往後開拓現代音樂美學,意義研究的啟蒙文章。以自己寫的文章作為自己的啟蒙老師,怕是由我開始的了。以下的文章也有數千字,所以會分期刋載。如讀者是喜歡音樂分析的,必能從這篇文章得益。
前言: 早前寫了一篇文章關於寫作和聲應否跟隨 rules ,不講 feel。有一位 教 Flute 的老師 Spencer Chan 留言,表示同意我的平衡觀點。他評論道: “所言甚是!就正如我們中國人說中文時,雖不會理會文法,但這並不代表我們可以不合文法,只是作為中國人,文法已牢牢印在心中,隨心而發便可說出合文法的說話吧。我們雖沒有刻意使用文法,但其實已是根據文法去說我們的說話,絕不能將「我愛你」說成是「我你愛」。 無論樂器還是樂理、作曲、編曲,我們都應將 rules 熟練到可以隨心而發才去講 feel。”
在這裡,我是很感謝有讀者留言以表鼓勵。我上一篇文章,也是有發表過近似 Chan Sir 的論點。可是,我仍然想就他所說的最後一句話的意義,再加以擴展補充。我認為就算將所有音樂或和聲 的 rules 這個文法熟練,仍是不夠去發揮音樂中的神采與靈氣,表現 feeling,因為還欠了一樣東西,就是我們還要熟練到可以運用 rhetorics 去玩盡所有的 rules.
正文:
寫作文章,總離不開怎樣在循規蹈矩,奉公守法之餘表現自我個性。循規蹈矩和奉公守法是必須的,因為任何語言皆有其使用者必須遵從的模式,法則,邏輯,結構特徵成方式,或是語言要成為一種有效的表達和溝通工具的先決條件,不然的話,語言不但無法學習,更無法使用。所以,寫作音樂,和聲的法則規條,是有它的效用。
這當然並不意味這些原則和規範是寫在石頭上的鐵律,永遠都一成不變。可是,若果我們寫文章,只力求文法正確,那麼,我們最多只能做個稱職的審稿編輯,而不是個作家,或個藝術家,甚至作曲家。作家之所以是作家,不是因為他家的文章全無錯誤,而是因為他其獨特的聲音和鮮明的個性。在音樂上,亦是如此。因此,Beethoven 是 Beethoven,不會是另一個 Mozart,就算兩者都是以 tonal harmony 的法則和以 major-minor system 來寫作其音樂。這就解釋為何同學們就算學完了 Advance Harmony,也是不能完全懂得個別作曲家和其特定作品的音樂風格和特點。因為 Advance Harmony 只是 Generalized 了的一般法則。
返回我們的編輯和作家的比喻。正如作家林沛理所說,他們兩者最大的分別就是: 前者懂得如何在客觀 impersonal,屬於每一個人 communal 的文法中留下個人的印記 stamp,甚至簽名 signature, 而後者只會做文法的保安和執法者 grammar police。這就能解釋為何我們一聽第五交響曲的開頭四個音,就知是 Beethoven 留下的印記,而不是 Schubert 的。
所以,要寫得優美,寫得動人,寫得有 feel, 寫得有個人 style,無論作家又好,作曲家又好,都要懂得玩弄那些 rules,最佳的方法,就是運用不尋常的修辭法 rhetorics。
我現試以英語寫一段落,請讀者看看,評評我是否能將個人的印記,通過不落套的 rhetorical setting 去將我在暮年才以合唱指揮和總監的身份,能以音樂再度踏足表演舞台的感受,烙印在文字裡 ?
Fifty — the promise of more than a decade of nothingness, a thinning list of closest friends to know, a thinning briefcase of enthusiasm, thinning hair. But there has been music in me, who, unlike the deadly utterance of my boss, is too stubborn ever to carry my old fading dream from age to age. As I pick up the baton guiding their wan faces, they tremble against my only deepest zest for music and the formidable stroke of fifty dies away with the reassuring pressure of their hardly murmurs. I wonder as if it is singing, though. Still I stand up to the promise through the stage in the slowly dimming light.
朋友們,你們看看如何。我倒希望合唱團的成員有人明白我這個真的感受。我相信這段的英語程度不淺。可能只有 BT明白,她的英語不錯。所以,如果我們真得體會 rhetorics 的效用,我們應會明白,第一句本人用了 — 符號去 replace verb,(玩盡文法,句法是由某作家借學過來的) 再加三個 head motive 似的 thinning。你知道 briefcase of enthusiasm 是暗指我對上班做事的熱誠嗎? metaphor 是也。nothingness 在此處是指 一事無成。stand up to 是指迎向,迎戰那往後十年的一事無成。還有,我們 recording 時是關上燈的。reasurring pressure 是對比 ,contrast 著 chorus 歌唱的 murmurs,因為他們不是專業的合唱團。
如果文字可以造出個人風格效果,音樂語言,也是一種溝通媒介,所以也定必可以。當然,音樂比較抽象,我們要更多不同的 theory,才可以幫助我們進一步了解其意義。我們也不可能以語文的修辭法,完全不變的套用到音樂上。因為音樂彙語的結構跟語文文法的結構是不同的。我早前曾淺談音樂的修辭學,可是,以我所知,現在有很多當代音樂理論家也正研究這個學科,如 Robert Hatten 的Markedness and Markedlessness,Allanbrook 的 topical theory 等。我有機會,就會跟各位談談他們的 theory 要點。
總的來說,藝術家要懂得 rules,然後要玩盡 rules, 再來印上個人簽名,才可以表達自己的 feel,音樂的神彩。
全文完………
David Leung (theorydavid)
2011-03-25 (published)
前言: 無論是愛好音樂的聽眾,又或是研究音樂的學者, 說到貝多芬,總有說不盡的話題。我也不例外,也很想發表我對貝多芬第三交響曲,英雄,的音樂評論。在還沒有接續上一篇未完成的文章,討論貝多芬對後世交響曲和作曲家的影響前,多補充一下對貝多芬的樂曲的個人解讀,對看我文章的朋友,也是好的。說不定看過我的樂評後,真會買一張貝氏的第三交響曲的鐳射唱片來聽。這就是我發表以下評論的第一個原意。第二個原意,當然就是希望同學們通過我這篇樂評,掌握怎樣寫一篇好的音樂分析,又或是音樂評論的文章。我相信參巧以下文章的寫作風格,遺詞造句,同學們應該可以學會怎樣以樂音的角度去形容音樂,而不是只單純地引用一大堆如屬七和絃,又或 G 大調一類的專業音樂名詞去描寫音樂,就像很多音樂教科書一樣。第三個原意,不用多說,是幫助我上一篇文章曾談及學音樂的同學們,學會以專業的角度去了解貝多芬的樂曲,就算做功課也好,出來當老師也好,做學術簡介也好,好歹也可以有一些實質才料發表給聽眾知道,不用常常江湖救急了。
正文:
前言: 對於 Beethoven 來說,或許耳聾了是一個不幸中的恩賜。就是因為他不再須要了解別人的想法,只為根本聽不到他們說甚麼,所以,他就可以用近乎肆意放縱的心態去創作,想寫甚麼就寫甚麼,不須理會別人的感受,甚至喜歡與否。這樣,他流下來那如謎一樣的音樂,讓各種各色人去評論,研究,探索,甚至閒談,吹捧。這都只因這些樂曲往往帶有無限詮釋的可能,跟本是不需要,甚至是不可能讓聽眾達致一個共同的理解。有人說,這類曲樂,往往在貝多芬晚期風格 (late style 1824-1827) 的音樂裡呈現。可是,我卻認為貝多芬的中期的音樂風格 (middle style 1803-1820) 的音樂 ,如英雄交響曲 op.53 等,都已經浮現了這種如謎一樣的特性。而且,我認為這些帶有如謎一樣的音樂特性,正是現代藝術的多角度詮釋 (multiple readings) 的先驅。並為在貝多芬往後一佰多年後的後現代詮釋理論奠下了基石。就讓我們看看前人和今人甚樣看 Beethoven 的 中與晚期作品風格裡的謎樣特性。
正文: